Você está na página 1de 29

29

Instituto Politécnico
de Lisboa
Escola Superior de
Música de Lisboa

A SONATA OP. 7 DE BEETHOVEN


CONTEXTO HISTÓRICO E ANÁLISE COMO
FUNDAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ESTRATÉGIAS E DE METODOLOGIAS DE ENSINO

Pedro Sá da Costa

Mestrado em Ensino da Música

Agosto de 2023
Professor Orientador – Miguel Henriques
Agradecimentos

Para a concretização do presente trabalho, quero agradecer a todos os que me


apoiaram e incentivaram na continuação do meu percurso académico na área específica
da música.

À minha família pelo apoio incondicional.

Ao meu Professor Orientador Miguel Henriques pela confiança que depositou


em mim e pela transmissão dos valores artísticos e humanos que continuam a nortear o
meu percurso..

A todos os professores da Escola Superior de Música de Lisboa que


contribuíram para a minha formação, em especial aos Professores ….. .

2
Resumo

Este Relatório de Projeto Artístico diz respeito à Sonata para piano nº 4 de


Beethoven. Partindo do estudo desta obra será feita uma investigação histórica e
consequente reflexão crítica sobre o contexto social em que a mesma se insere,
nomeadamente a análise da sonata, a prática performativa da época, o instrumentário e a
problemática da interpretação e receção da música. Serão abordadas questões relativas à
psicopedagogia do ensino do piano e à sua didática (metodologias e estratégias). Assim,
o âmago do presente Relatório pretende contribuir para uma visão abrangente do papel
do professor na perpetuação de uma das mais importantes atividades do espírito criativo
humano.

Palavras-chave

Beethoven, sonata, piano, performance, ensino.

3
Abstract

Keywords

Beethoven, sonata, piano, performance, teaching.

4
Índice

Agradecimentos 2
Resumo 3
Abstract 4
Índice 5
Introdução 6
A sonata op. 7 de Beethoven: considerações gerais 7
Análise da sonata 9
O piano: das origens a Beethoven 14
Beethoven e o piano 17
Performance/interpretação: história e problemática 20
A música como “linguagem” : expressão, comunicação e receção 24
A edição - considerações críticas 32
O ensino do piano: psicologia, metodologias e estratégias 34
Conclusão 54
Bibliografia 55

Introdução
5
O tema escolhido trata da Sonata para piano de Ludwig van Beethoven, Op.7 nº4. Será
realizada uma investigação que dará origem a uma revisão crítica sobre a mesma com o
objetivo de compreender a obra e de desenvolver estratégias e metodologias de ensino para
a sua abordagem ao instrumento. Essas estratégias serão apropriadas para um estudante de
piano que se encontre na condição de preparação desta obra. Deste modo, serão abordadas
questões como: dificuldades técnicas, exercícios práticos para a sua resolução, dedilhações
Estudos de Chopin, Liszt Cramer Moskovsky e Moscheles e questões de âmbito musical e
interpretativo, a problemática da notação e da interpretação/execução, questões formais,
uma análise global e, também, temas relacionados com o contexto histórico e social. Como
base para facilitar a compreensão do trabalho a desenvolver, este terá, como suporte ao
texto, ilustrações com exemplos de passagens em forma de notação. Basear-me-ei na
edição Urtext da Henle Verlag de 1976 editada por Bertha Antonia Wallner. Esta será
comparada com as edições de Heinrich Schenker pela Dover Publications, New York 1975
e de Artur Schnabel pela Curci Milano 1949, bem como com a edição original de 1979. De
modo a abordar esta obra de maneira aprofundada, irei estudá-la de forma detalhada ao
piano, e recorrerei a diversa literatura publicada em torno desta sonata. Temas como, a
história do piano, a problemática da interpretação, as questões relativas à edição das obras,
a psicologia da música e outros, serão, também, alvo de uma profunda investigação
bibliográfica. O objetivo deste trabalho será adicionar informação concreta e relevante para
o estudo desta obra, quer no campo teórico e musicológico, quer no campo do ensino,
contribuindo, desta forma, para uma melhor compreensão e consequente aprofundada
abordagem e interpretação, por parte dos alunos, que irão trabalhar esta sonata como parte
do programa a executar.

A sonata op. 7 de Beethoven: considerações gerais

6
"GRANDE SONATE pour le Clavecin ou Piano-Forte Composée et
dediée a Mademoiselle La Contesse BABETTE DE KEGLEVICS
par Louis van Beethoven
Oeuvre 7 A Vienne chez Artaria et Comp.”

A sonata nº 4 de Beethoven composta em 1976, foi publicada em 1797, em Viena,


com o número de opus 7. Ao contrário do que era usual, o compositor publicou-a
isoladamente- era norma, à época, a publicação em grupos de três ou seis, como aconteceu
com as três primeiras sonatas, op. 2 -, o que demonstra a grande importância que
Beethoven lhe deu. Denominada de Grande Sonata, por ser composta por quatro
andamentos (para além desta, apenas as sonatas op. 10 nº 3 e op. 106 possuem quatro
andamentos), elevando-a a um estatuto semelhante a uma sinfonia, e, também, devido à
sua extensão, foi apelidada de “L`Amoureuse” (Czerny terá sugerido que deveria ter sido
esta sonata a ser apelidada Apassionata e não a sonata op. 57), provavelmente devido à
dedicatória à Condessa Babette de Keglevics, aluna de Beethoven, na altura. Dedicar-lhe-
ia, mais tarde, o primeiro concerto para piano, op. 15 e as Variações para piano op. 34 e
WoO 73. A sonata atinge um nível de técnica pianística muito superior às suas anteriores
obras para piano, com grandes saltos, legatos suaves, oitavas quebradas, etc. É interessante
assinalar que o terceiro andamento, Allegro, foi, originalmente, pensado como uma
“bagatelle”, independente da sonata, tal como o primeiro andamento da sonata op. 109. A
primeira edição refere a sonata como sendo para Cravo ou Piano-Forte. Esta indicação,
muito comum na época, tinha em mente, apenas, um interesse comercial. A grande maioria
dos compradores de edições e dos executantes não possuía, ainda, um piano, pelo que seria
obrigado a tocar as obras num cravo ou noutro instrumento de teclas. No entanto, é bem
claro que a escrita de Beethoven, bem como as de Mozart ou Clementi, foram pensadas
para Piano. Deve-se ter em consideração, no entanto, que os pianos dessa altura não se
comparam a um piano moderno. Horowitz, por exemplo, afirmava que era impossível tocar
Chopin em pianos modernos (note-se que Chopin preferia pianos com escape simples, pois
permite uma maior sensibilidade, em particular nos pp e p). Dever-se-á ter em
consideração este facto, na execução da sonata op. 7, nomeadamente, também, em relação
à velocidade a empregar durante a execução de notas repetidas. Durante a vida de
7
Beethoven quase nenhuma sonata foi apresentada em público. A música para piano, em
Viena, era, na altura, tocada na esfera privada em salões aristocráticos ou, mais tarde, em
casas da classe média (a chamada Hausmusik). A distinção que existia, durante o século
XVIII, entre “conhecedores” e “amadores” (Kenner und Liebhaber) determinava, muitas
vezes, o estilo e a dificuldade da obra a ser executada, tanto no campo da exigência técnica
como no que dizia respeito aos ouvintes a quem era destinada. Assim, pode-se considerar a
sonata op. 7 como uma peça exigente, do ponto de vista da performance, mas ainda
“acessível” auditivamente- ao contrário da escrita tardia de Beethoven-, o que indicia a
vontade e a necessidade do compositor de se impor, na sociedade vienense, como um
pianista a ter em consideração. Beethoven elogiava a obra de Haendel e de Bach,
aspirando a uma síntese do passado com o presente, algo que é bem visível nas suas
obras,em particular na escrita polifónica, bem como no desenvolvimento de novas formas
musicais, nomeadamente a forma cíclica, em que os temas são apresentados em diversos
andamentos, com novas figurações e texturas. Tal como Hans von Bulow afirmava “O
Cravo bem Temperado de Bach é o Antigo Testamento, as sonatas de Beethoven, o Novo
Testamento”.

Análise da sonata

What Beethoven had was not a definition of a standard form,


generally accepted, but a set of models, which he could
follow or from which he could deviate
Charles Rosen
8
A sonata op.4 é composta por quatro andamentos: Allegro molto e con brio na
forma sonata, Largo, con gran espressione em forma ternária, Allegro, na forma de
Minueto, e Poco Allegretto e grazioso na forma Rondó.

Allegro molto e con brio

Exposição
Na tonalidade de Mi bemol maior e em compasso binário composto, a sonata
começa com um tema que evoca o toque de trompas- um dos muitos tópicos musicais
utilizados desde o Barroco- e que poderá significar o chamamento do carteiro com notícias
(o símbolo da trompa mantém-se nos logotipos dos correios), ou evocar um ambiente
idílico, em que a natureza e o campo são a imagem representada (refira-se, novamente, que
a sonata é dedicada à condessa Babette von Keglevics, sua aluna na época, e que terá
inspirado Beethoven na composição da obra). O tema é introduzido após um motivo
enérgico no baixo em que a tonalidade é anunciada de forma reforçada por acordes
cerrados. No compasso 17 surge uma transição até ao compasso 34 composta por
elementos escalares e evocação de acordes, sugerindo, de novo, o tópico do anúncio das
trompas. O segundo tema surge na dominante (Si bemol maior), do compasso 35 até ao
compasso 59, primeiro na mão esquerda e depois, no compasso 51, na mão direita, com o
início formado por grandes saltos- 7ª m e 13ª m. A segunda parte do segundo tema, em
textura de coral, tem início no compasso 61 e evoca um momento de louvor e harmonia,
como que anunciando um estado de felicidade e paz. Outro motivo, em colcheias, é
introduzido a partir do compasso 68. Os dois motivos temáticos são apresentados
sobrepostos, com uma modulação a dó maior no compasso 82, retornando a si bemol maior
no compasso 93. Esta tonalidade é reforçada, na terceira parte do segundo tema, com a
apresentação do acorde em compassos sucessivos terminando numa escala cromática e em
oitavas quebradas, sempre com a apresentação das notas da tríade de si bemol maior,
terminando com acordes quebrados sobre uma pedal no baixo e uma conclusão sobre os
acordes de tónica e dominante de si bemol maior. Um final de exposição bastante assertivo
e esperançoso. A exposição é, depois, repetida.

Desenvolvimento

9
O desenvolvimento é bastante curto. Beethoven parece não querer desenvolver
muito as ideias apresentadas na exposição, como que evitando uma conclusão não
desejada. Utiliza alguns motivos da exposição, transformados, dando-lhes um caráter
diferente, como que sugerindo dúvidas e anseios. Na tonalidade de dó menor e, depois de
fá menor, surge o motivo de terceiras descendentes e de motivos escalares ascendentes e
descendentes, neste caso, criando um ambiente de tensão e dúvida (compassos 137 a 152).
Entre os compassos 153 e 168 aparecem as figurações sincopadas do final da exposição
com um climax no compasso 164 em sol menor, resolvendo em dó maior no compasso
168. Surge, novamente, a partir do compasso 169 o motivo de terceiras descendentes com
fragmentos rítmicos introduzidos entre os compassos 25 e 32 da exposição, agora em lá
menor e ré menor. O motivo de terceiras descendentes, agora invertido (compassos 187 e
188) prepara a transição para a reexposição.

Reexposição

A reexposição começa com a repetição literal dos primeiros 12 compassos. Segue-se,


do segundo tempo do compasso 201 ao compasso 205, a transição para o segundo tema na
dominante da tonalidade principal, passando por lá bemol maior (compassos 205 a 2014).
Do compasso 215 até ao compasso 312 aparece todo o segundo tema, agora na tonalidade
principal. No compasso 313 (coda) surge uma modulação inesperada a dó menor com o
motivo inicial de colcheias, passando por fá maior e concluindo na tónica de si bemol. No
compasso 324 reaparece o tema em coral e as figurações sincopadas em sforzando e,
depois, pianissimo, apresentadas no desenvolvimento, sobre uma pedal de si bemol.
Depois de uma sucessão de oitavas cromáticas (compassos 347 e 348), o primeiro
andamento da sonata termina com o motivo de terceiras descendentes do início e com uma
cadência perfeita em fortissimo.
Largo, con gran espressione

O segundo andamento está na tonalidade de dó maior (a relativa menor de mi


bemol maior é dó menor), em compasso ternário simples e na forma ternária ABA com
coda. Evidencia-se um caráter retórico, quase como se de um discurso se tratasse, com
pausas entre os motivos, dando ideia de frases entrecortadas por silêncios suspirantes e
frases melódicas, na mão direita, bastante expressivas e ornamentadas. Pode-se afirmar que

10
estamos perante um tipo de escrita com antecedentes na estética barroca em que a música
“saltou” do Trivium para o Quadrivium, onde passou a ser tida mais como uma arte do
discurso (expressiva) do que uma ciência matemática (do cálculo). A secção A termina no
compasso 24. Esta secção é formada por dois subtemas aba, de 8, 6 e 10 compassos,
respetivamente, sendo a parte b na dominante. Segue-se a secção B (compassos 25 a 50)
em lá bemol maior- quatro compassos- (subdominante da tonalidade de mi bemol maior),
em fá menor (quatro compassos) e em ré bemol maior (quatro compassos). Suportado por
baixos em staccati (semelhante a pizzicati nas cordas) , a textura, aparentada a um coral,
termina, no compasso 37, com o regresso dos motivos curtos com pausas e com o tema do
início em oitavas no registo agudo, agora em si bemol maior, a que se segue uma descida
no âmbito sonoro até ao compasso 50 com figurações rítmicas duplamente pontuadas e em
sf (compassos 45 e 46). Entre os compassos 51 e 73 regressa a parte A do andamento, com
ligeiras transformações melódicas e, neste caso, a subsecção a, com, apenas, nove
compassos no final. A coda abre com a mão esquerda a evocar um motivo da secção B,
durante quatro compassos. No compasso 79 surge o tema inicial com ligeiras
transformações, conduzindo ao final, numa cadência perfeita.

Allegro

O terceiro andamento, em mi bemol maior e no compasso ternário simples, está


escrito na forma Minuet e trio da capo. Note-se que Beethoven não o denomina Minuet
nem Scherzo (à semelhança do que faz em outras sonatas), evitando a conotação com uma
dança ou com um caráter jovial de “brincadeira”. Mais uma vez se pode deduzir da
importância e seriedade com que o compositor encara esta sonata, se tivermos em conta
que a obra se inspira numa eventual relação com a Condessa a quem é dedicada. Está
estruturado da seguinte forma: |:A:|:B:||:C:|D||A|B|.
A secção A é formada por um motivo melódico delineado sobre as notas do acorde
e um segundo motivo contrastante com duas colcheias e uma semínima e termina na
dominante. A secção B, mais longa, começa com uma harmonia de sétima diminuta. No
compasso 43 retorna o tema inicial, passando a menor no compasso 51. Depois de um
compasso de pausa (69), regressa a tonalidade de mi bemol maior, agora com o motivo de
duas colcheias e semínima em anacruse. A secção termina com motivos em escalas e
arpejos que consolidam a tonalidade inicial. Segue-se a secção C do trio, na tonalidade da
11
paralela menor, terminando na dominante. Caracteriza-se por um movimento contínuo em
tercinas em que as últimas notas constituem uma espécie de melodia dissimulada. A
segunda parte do trio (secção D), na tonalidade de si bemol menor não se repete. É
constituída pela mesma textura da parte C, concluindo com um pequeno motivo melódico
em pp. A transição para a repetição das secções A e B é feita com um bequadro no último
sol.

Poco Allegretto e grazioso

O último andamento da sonata está na forma rondo. Em mi bemol maior e no


compasso binário simples, estrutura-se da seguinte forma: ABACABA coda. A secção A é
formada por um tema lírico e gracioso. Constituído por quatro conjuntos de quatro
compassos, o tema principal reaparece com embelezamentos e em oitavas até ao compasso
16, com uma pequena variação no terceiro grupo de quatro compassos. As duas partes da
secção B estão, respetivamente, na tónica e na dominante. Começando com um f na mão
esquerda em arpejo, segue-se um momento de pergunta-resposta entre as mãos, primeiro
com um pequeno motivo formado por três colcheias e, depois, com outro motivo composto
por três colcheias, quatro fusas e uma colcheia em staccato, variando, de seguida, para
quatro fusas e duas semicolcheias em staccato. A secção B termina com um novo motivo
no compasso 36, executado nas duas mãos em pergunta-resposta, e com uma conclusão
com um tema melódico cantabile até ao compasso 49. A secção C é constituída por duas
partes, ambas repetidas. Está na tonalidade de dó menor- relativa de mi bemol maior- e é
constituída por acordes em staccato e figurações de fusas. Salienta-se os sforzandi na
segunda metade do segundo tempo na mão direita e os sforzandi na segunda metade dos
tempos na mão esquerda. A segunda parte da secção C muda para fá menor,
momentaneamente, e retorna a dó menor, no compasso 77. Depois da repetição, Beethoven
resolve à tonalidade original com uma passagem pela dominante de dó menor, com o baixo
em si e, através de uma descida cromática (si bemol), alcança a dominante de mi bemol
maior. As secções A e B são, então repetidas, com pequenas modificações, à exceção da
inesperada mudança para a tonalidade de mi maior, no compasso 155, com a dominante de
mi maior a ser introduzida por uma subida cromática de si bemol a si natural. Essa curta
modulação é desfeita após sete compassos, em que Beethoven regressa a mi bemol maior
na segunda parte do primeiro tempo do compasso 161, assinalando ffp. No final da obra, o

12
compositor surpreende-nos com a omissão da segunda parte da secção A, evitando o tema
em f , como se quisesse acabar a sonata num clima de tranquilidade. Sobre a mão esquerda
em acordes arpejados e quebrados, em fusas, Beethoven evoca, em notas curtas com
acciaccatura, uma despedida plena de incertezas.
.

O piano: das origens a Beethoven

The whole tribe of pianoforte manufacturers have been swarming


around me in their anxiety to serve me—and all for nothing.
Each of them wants to make me a pianoforte exactly as I should like it.
BEETHOVEN

É a Bartolomeo Cristofori (1655–1732) que se atribui a invenção do piano, em


Florença, nos finais do século XVII. Durante as primeiras décadas não foi um instrumento

13
que se possa dizer que tenha sido do agrado dos compositores. Coexistindo com o
clavicórdio e o cravo, ao longo do século XVIII, o piano foi, paulatinamente, ganhando
estatuto, devido aos constantes melhoramentos e inovações, precisamente durante a vida de
Beethoven, o que determinará de forma concreta, o modo de escrita e o estilo nas obras do
compositor. Ao longo deste período, as composições para teclado não especificavam o
instrumento a que se destinavam, sendo necessário, para as abordar no piano atual,
observar de forma minuciosa as características da escrita, a fim de as interpretar de um
modo coerente e aceitável. Relativamente à sonata em análise neste trabalho, dever-se-á
realizar uma investigação, com o objetivo de conhecer que tipo de instrumento Beethoven
terá usado aquando da sua composição.
Um influente fabricante de pianos, Gottlieb Gottfried Silbermann, teve um papel
fundamental nos primeiros anos do desenvolvimento do piano. Silbermann, que teve
contacto com J. S. Bach e com o seu filho C. P. E. Bach (na altura, ao serviço de Frederico
II, o Grande, da Prússia), aperfeiçoou o piano e introduziu o princípio do escape (simples),
após algumas críticas desfavoráveis por parte de J. S. Bach, o qual considerava o teclado
muito duro e os agudos fracos, e foi o primeiro a empregar o termo piano-forte, sendo
considerado o grande impulsionador dos primeiros pianos alemães. Carl Philipp adquiriu
um piano Silberman, tendo publicado, em 1753 e em 1762 o seu “Ensaio sobre a
verdadeira arte de tocar instrumentos de teclado”, que viria a ter um papel fundamental em
Beethoven. As inovações de Silbermann incluíam registos manuais para levantar os
abafadores agudos e graves e um melhoramento no dispositivo para deslocar o teclado
lateralmente, fazendo com que os martelos tocassem, apenas, numa das duas cordas
disponíveis, enriquecendo a sonoridade e aumentando a expressividade do novo
instrumento. Dois dos alunos de Silbermann viriam a ter grande influência no futuro do
piano: Andreas Stein ( inventor do chamado mecanismo alemão de ação dos martelos, mais
tarde aperfeiçoado e apelidado de mecanismo de ação vienense), e Johannes Zumpe (que,
em Londres introduz o mecanismo de escape de Silbermann, e irá desenvolver o chamado
mecanismo inglês,). Juntamente com Stein, J. Andreas Streicher vai contribuir para o
melhoramento dos pianos Vienenses. Estes pianos eram de toque mais leve e mais sensível
às variações de toque e dinâmica, enquanto que os Ingleses, mais pesados e robustos,
possuíam maior sonoridade mas eram menos expressivos. Ainda em Londres, outro
importante fabricante de pianos, John Broadwood, continuou a desenvolver a mecânica do
tipo inglês, tendo sido o responsável pela introdução do pedal de prolongamento (sustain),
sendo estes pianos os favoritos de Beethoven, pois permitiam uma maior paleta de
14
sonoridades, o que iria determinar o estilo da escrita para piano do compositor. Refira-se
que Muzio Clementi, em Londres, foi o grande responsável pelo sucesso que viriam a ter
os pianos em Inglaterra. Sebastian Érard, alemão radicado em França, seria outro
construtor de pianos que iria revolucionar a história do piano, com a invenção do duplo
escape, que iria proporcionar grandes avanços na técnica pianística, nomeadamente no
surgimento dos virtuoses.
Numa entrevista para a revista Scherzo, de 1990, Paul Badura-Skoda afirmava que
as características físicas e mecânicas do pianoforte do tempo de Mozart são muito
diferentes das do piano atual. Desde a espessura do tampo harmónico, passando pela
densidade e tensão das cordas e seu consequente tempo de vibração e mistura dos
harmónicos das notas, todos estes fatores levam a que, por exemplo, acordes no registo
grave soem mais límpidos ou que os agudos não vibrem durante tanto tempo no pianoforte,
ao contrário do que sucede nos pianos modernos. Assim, deve-se ter em conta esta
problemática ao abordar peças daquela época tocadas em pianos modernos, sabendo-se
adaptar indicações na partitura, de dinâmica ou a utilização do pedal, e até omitindo notas-
por exemplo, acordes cerrados na mão esquerda, que num pianoforte soam claros, não
sucedendo o mesmo num grande piano atual. Do mesmo modo, há que ter em consideração
tudo isto no que diz respeito à forma como se devem executar todos os tipos de
ornamentação, dado que, em alguns casos, serviam para colmatar insuficiências do
instrumento, quer para criar o efeito de notas longas, quer para evidenciar alguns aspetos
relativos ao fraseado.

Fica clara a importância que se deve dar ao conhecimento da história e evolução


do piano, tendo os pianistas, desta forma, mais informação sobre as características das
peças compostas de acordo com o instrumento para o qual foram escritas, enriquecendo a
sua interpretação de uma forma mais consciente e esteticamente coerente.

15
Beethoven e o piano

“The piano is and remains an inadequate instrument”

Beethoven
"God knows why my piano music still makes the worst
impression on me, especially when it is played badly."

Beethoven

Como vimos, Beethoven viveu numa época de grandes transições: do fabrico


de pianos leves e com extensão de cinco oitavas, a pianos mais pesados e maior
extensão; de uma reduzida e estandardizada indicação de tempi a uma vasta e
individualizada gama de indicações temporais (Beethoven considerava o tempo como
parte essencial do caráter de uma obra); de um limitado estilo de articulação a uma mais
variada e meticulosa paleta de estilos de articulação; de uma limitada forma de
organização das ideias e da sintaxe a uma maior e mais elaborada exposição das ideias
musicais; do uso do legato como norma; de um maior leque de indicações dinâmicas
16
(um dos elementos principais da organização rítmica de Beethoven é, por exemplo, o
uso de sf, deslocando o acento da parte forte para a parte fraca do tempo); da utilização
dos pedais como forma de expressão e alteração tímbrica e de intensidade (um dos
pianos Broadwood de Beethoven tinha dois pedais de sustain, em que um acionava a
parte esquerda das surdinas dos baixos e o outro, a parte direita, dos agudos, bem como
o pedal una corda).
Para além disso, Beethoven, assistiu a grandes mudanças no que diz respeito
às condições históricas e sócio-culturais no período em que viveu, que viriam a alterar o
papel do compositor, do intérprete e do público, e as relações da produção e receção das
obras, entre outros. Toda a sua obra para piano reflete, deste modo, o contexto vivido e
a adaptação e influência determinante do compositor.
Beethoven já utilizava uma escrita idiomática em que se tem em
consideração o instrumento e as suas capacidades técnicas e expressivas (o compositor
tocava órgão, nos serviços religiosos, e clavicórdio e cravo, como era comum, na altura,
para além do violino e violeta). Não só nas sonatas e outras peças, mas, principalmente,
nas variações, o compositor irá explorar as potencialidades do piano. É de salientar,
contudo, que, por outro lado, o compositor utiliza muitas vezes texturas que evocam,
por exemplo, a escrita coral, vocal, polifónica, para quarteto ou mesmo sinfónica. Um
executante atento deverá ter em consideração este facto, e ser capaz de procurar tirar do
piano uma paleta de “cores” e ambientes de acordo com o tipo de textura apresentado.
Outra característica, na escrita para piano de Beethoven, é a importância que este dá à
digitação, como forma de melhor expressar e interpretar certas passagens em termos de
articulação ou de ultrapassar dificuldades de execução. O uso do glissando em oitavas
também é uma marca da técnica de Beethoven, que este utilizou no primeiro concerto
para piano. O emprego de grandes saltos, trilos duplos e trilos acompanhados com a
melodia numa só mão, também são atributos da escrita pianística de Beethoven.
Algumas destas dificuldades de execução tinham em mente, por vezes, colocar
problemas aos outros pianistas e, consequentemente, consolidar a sua reputação como
exímio executante. A prosódia (estudo da entoação, do ritmo e do acento na linguagem
articulada) é outro aspeto fundamental na escrita de Beethoven e que é utilizada para
reforçar a expressividade do discurso musical. Este conhecimento (herdado do Barroco)
terá sido passado pelo seu professor Christian Gottlob Neefe, que o introduziu, também,
no universo de J. S. Bach através do estudo do Cravo Bem Temperado. É por isto que
se entende que Beethoven faça uso de um tão grande número de indicações como
17
ligaduras, acentos, suspensões, etc.
A expressão era, para Beethoven, o mais importante na execução musical.
Admitia erros na execução de notas ou de passagens mas nunca no que dizia respeito ao
modo de expressão ou falta de caráter de uma peça. Criticava, muitas vezes, os
“grandes pianistas” da altura por tocarem de forma “mecânica” e “afetada” (crítica que
se pode continuar a fazer, nos dias de hoje!), nunca tendo realizado o desejo de escrever
um Método de piano, por falta de oportunidade.
Os cadernos de “esquissos” de Beethoven, amplamente estudados por
Gustav Nottebohm (1817-1882), famoso pianista, professor, editor e compositor de
Viena, são uma fonte rica em informações sobre o processo de trabalho do compositor.
Estes esboços contém imensas figurações que sugerem fins práticos: exercícios para
superação de dificuldades técnicas, registo e desenvolvimento de ideias musicais para
futuras composições, exercícios didáticos para os seus alunos, exploração de efeitos
sonoros, dedilhações, memorandos para improvisações (o ambiente em Viena era, na
altura, muito competitivo, com “duelos” pianísticos entre os mais virtuosos. No entanto,
para Beethoven, o piano era visto como um meio de expressão e não como um simples
pretexto para a demonstração estéril e “vazia” de bravura técnica).
É, pois, muito importante e fundamental o papel que Beethoven
desempenhou na história da música ocidental, quer como compositor para piano quer
como executante, tendo tido, em 22 de dezembro de 1808, a sua última grande
apresentação pública como pianista, devido aos problemas derivados da sua surdez.

18
Performance/interpretação: história e problemática

Os termos “Performance” e “Interpretação” têm gerado polémica e


controvérsia no campo da prática musical (referimo-nos, concretamente, à prática
musical de tradição escrita ocidental). Quando estamos perante um texto, surge,
naturalmente, a necessidade de procurar nele um sentido. A questão hermenêutica
(teoria da interpretação de textos) surge com o problema fundamental de saber se a
sua interpretação consiste na “atribuição” de um sentido ou na “busca” desse sentido.
Desta forma, “buscar” o sentido pressupõe a possibilidade de o encontrar (é o caso
dos que defendem a werktreu- verdade do texto, e que afirmam ser possível encontrar
nele as verdadeiras intenções do autor). Por outro lado a “atribuição” de sentido
coloca no “intérprete” o único sujeito possível de materialização das ideias do
compositor. Assim, a produção de sentido deslocar-se-ia do autor para o recetor-
intérprete. Como Adorno afirmava, a obra, sempre inconclusa, só revela a sua
verdade, a sua singularidade, quando o intérprete a realiza contra a corrente histórica,
isto é,- nas palavras de Mário Vieira de Carvalho- “contra a “razão fria” da análise
musicológica, contra a falsa consciência do estilo como ideologia e contra o
continuum da tradição musical como academismo”.

19
A

A música como “linguagem” : expressão, comunicação e receção

“Music itself is the supreme mystery of the science of man, a mystery


that all the various disciplines come up against and
which holds the key to their progress.”

Claude Lévi-Strauss

“You will ask me where I get my ideas. That I can not tell you.
They come unsummoned, directly, indirectly. Incited by moods
which are translated by poets into words, by me into the
tones that sound, and roar and storm about me
until I have set them down in notes.”

Beethoven

A edição - considerações críticas

As soon as you can, do send me your views on the publication of


my collected works, beginning with my compositions for pianoforte. It
would be a profitable undertaking, since so many inaccurate editions of
my works are prancing about in the world.

Beethoven

My sonata is beautifully engraved—but it took a nice long


time.

Beethoven

20
A escolha da edição de uma obra musical é sempre uma questão problemática, mas, ao
mesmo tempo, muito interessante, estimulante e fonte de investigação musicológica, e que permite
um enriquecimento e uma constante descoberta de novas formas de abordar as peças com o
objetivo da sempre desejada e renovada execução das mesmas. É por esta razão que
compreendemos as diferentes edições que uma obra pode ter, diferenças essas fruto de novas
descobertas, de modos alternativos que intérpretes e editores propõem, derivados de
leituras/interpretações pessoais de acordo com os estilos e convenções da época, entre outros
fatores. No entanto, devemos apresentar sempre um olhar crítico e fundamentado sobre as várias
edições para poder tomar a opção que nos parece mais apropriada, sem nunca nos fixarmos, para
sempre, numa única, pelas razões atrás apontadas. Não tem existido, ao longo do tempo, consenso
entre os estudiosos de Beethoven, quando comparam o manuscrito autografado e a primeira edição
das sonatas e decidem qual será o mais fiável. A posição atual, entre os musicólogos, é a de que
nenhuma das duas opções é considerada consistente, à partida, e que, para cada obra, deverá ser
feito um estudo crítico aprofundado. Por volta de 1860, com a proliferação das edições de
Beethoven, surgiram dois tipos de edições das suas sonatas: o do intérprete-pedagogo- caso de
Hans von Bulow-, com anotações, muitas vezes, arbitrárias, “imagens” verbalizadas e
”melhoramentos” textuais com sugestões interpretativas, e o do teórico-analista, como Hugo
Riemann, mais focado na exegese harmónica e tonal e na estruturação frásica e sintática. A partir
do século XX, a tendência voltou-se para as edições originais e manuscritos, como é o caso da
edição de Schenker e, posteriormente, das edições de Casella, Schnabel e Tovey. Nestas edições as
indicações para a interpretação são mais objetivas e historicamente informadas, o enfoque
pedagógico é abandonado e opta-se por uma edição mais preocupada com a origem do texto,
conduzindo, no entanto, a uma falsa noção, quase de reverência, ao chamado Urtext. Nas últimas
décadas têm surgido, por parte da musicologia, muitas críticas relativamente a alguns
critérios/opções adotados por parte dos editores ao longo do tempo. Existem edições com
instruções relativas a elementos de notação, como a indicação do tempo, dinâmicas, fraseados ou
uso do pedal- quando na notação original nada consta-, edições essas que, no ato da performance,
irão condicionar a audição e apreciação, e que, posteriormente, com a sua divulgação, dão lugar a
uma nova visão estética da obra, podendo chegar a “contrariar” a intenção do compositor. As
edições Urtext são um caso paradigmático desta problemática. Tidas como “Fassung letzter Hand”
ou versão definitiva de uma determinada obra, foram durante muito tempo vistas como a opção
mais fiel ao texto e que refletiam as intenções finais do compositor. No entanto, sabemos que os
manuscritos entregues ao editor eram, em geral, pouco minuciosos e que, mesmo depois de
preparados por um copista, raramente eram revistos pelo compositor (cite-se, no caso da sonata op
21
7, o erro que se encontra no compasso 157 do primeiro andamento- quintas paralelas-, na edição
original de 1797, e que é corrigido nas edições posteriores que serão alvo de análise neste
trabalho). Deste modo, os editores, perante uma dúvida ou ambiguidade, resolviam o problema de
acordo com as suas competências e tendências estéticas e estilísticas. Beethoven, em muitas
ocasiões, via-se obrigado a responder e a criticar as opções tomadas por editores que alteravam as
suas indicações ou que tomavam decisões em caso de dúvida, muitas vezes decisões
completamente contrárias às suas intenções. Especialistas têm vindo a desacreditar algumas destas
edições por não conterem instruções/indicações adicionais ao texto. Por exemplo, as edições da G.
Henle Verlag, fruto do contexto histórico-social da época, e que surgiram depois da Segunda
Grande Guerra, as quais, devido à sua comercialização e proliferação obtiveram um estatuto
considerável e que, ainda, se mantém. O próprio Gunter Henle afirmava que o original e a primeira
edição eram diferentes e que havia a necessidade de se tomarem opções, sem, no entanto, serem
indicadas as razões para tal. Assim, fica por esclarecer se a edição é, na verdade, o texto original
(Urtext) ou a interpretação que dele se fez. Já em 1841, Robert Schumann denunciava
publicamente as edições imprecisas e corrompidas da música de J. S. Bach, Mozart e Beethoven,
chamando a atenção para a necessidade de um estudo cuidado e aprofundado dos manuscritos.
Felix Mendelssohn, numa carta a Ignaz Moscheles em 1846, queixava-se das “liberdades” tomadas
pelos editores. As edições de grandes intérpretes ou teóricos como, Liszt, von Bulow, Arrau ou
Schenker e Riemann, foram, gradualmente, perdendo a importância que tinham, resultado dos
conhecimentos históricos adquiridos no campo da prática performativa e, também, pelo crescente
interesse nas potencialidades expressivas do pianoforte e da influência que este vem tendo, por
parte de muitos pianistas, na abordagem das obras do período clássico no piano atual.

Na falta de um manuscrito original fica sempre a dúvida sobre a autenticidade do texto. H.


Schenker, por exemplo, recusou-se, no início, a editar uma sonata de Beethoven por não existir
manuscrito original, tendo, depois, optado por editá-la, utilizando a edição que, para ele, seria a
mais convincente. Todas estas dúvidas e “angústias” são, do meu ponto de vista, fruto de uma
visão demasiado rígida e fundamentalista que se tem da obra musical. Sabe-se que os próprios
compositores faziam alterações nas suas obras, por vários motivos- Chopin, por exemplo, foi um
compositor que revelava algumas dificuldades em dar por concluída uma obra (esta questão tem
sido amplamente discutida, tendo ficado conhecida como “the Chopin problem”), realizando
continuamente “melhorias” nas suas peças. Também, no momento da preparação das múltiplas
cópias para editores de diferentes países, refazia a obra, alterando-a conscientemente, tendo em
atenção, entre outros fatores, as leis de “Copyright” e os problemas de “pirataria”. Beethoven,
numa carta de 20 de março de 1819, ao seu amigo Ferdinand Ries, dá-lhe indicações sobre a forma
22
como poderá negociar a publicação da sua sonata op. 106, em Londres. Por motivos de natureza
financeira - Beethoven estava a atravessar dificuldades devido ao cancelamento da renda por parte
do Arquiduque Rodolfo, também este em crise- Beethoven esclarece Ries de que terá liberdade
total para propor a publicação de partes da sonata, de acordo com o mais apropriado ao gosto
londrino. O conceito de obra musical, finalizada, está perfeitamente datado, e é, essencialmente,
um conceito ideológico do século XIX, em que se via o compositor como um criador, um génio, e
a obra musical (texto) como um objeto fixo e imutável, à semelhança de uma escultura ou pintura -
ao contrário do que sucedia em épocas anteriores, em que a primazia era dada à performance. Daí
o conceito de Werktreue, isto é, a verdade da obra, noção introduzida por E. T. Hoffmann, o
principal divulgador de Beethoven como “génio musical” e que, ainda nos dias de hoje, persiste.

No meu entender, deve-se pensar o texto musical como algo a que se dá vida, sempre
renovável, tal como um texto dramático ou uma coreografia, e que devemos, como “intérpretes”,
fazer renascer a obra musical à luz das mais recentes investigações, do contexto em que nos
inserimos, e da nossa sensibilidade estética e artística, sem, claro está, ultrapassar os limites do
aceitável. Pode-se afirmar que o trabalho de um editor, e de um intérprete, nunca está terminado.

Neste trabalho, das muitas edições que existem das sonatas de Beethoven, optei por
selecionar quatro edições da sonata nº 4 : Vienne da Artaria et Comp. de 1797, Schenker de 1918,
Schnabel de 1949 e Henle Verlag Urtext de 1976.

A edição de Viena de 1979 ainda refere a sonata como sendo para Cravo ou Piano-Forte,
algo normal, na altura, pois o cravo ainda era um instrumento muito comum. As indicações de
dinâmica, no entanto, comprovam que Beethoven tinha o Piano-Forte em mente. É desprovida de
qualquer indicação para o uso do “pedal” (ainda se utilizavam, na altura, mecanismos acionados
pelo joelho, ou de forma manual). Como é natural, não possui qualquer informação adicional ou
notas explicativas. É apresentada na horizontal- mais adaptada às estantes do piano, o que facilita a
leitura e a compreensão global.

A edição de Schenker foi publicada pela Universal Edition em Viena/Leipzig entre 1921 e
1923 e reeditada numa versão revista por volta de 1946/47 e, em 1975 pela Dover Publications. A
Universal Edition afirmava, na altura, que “ as alterações e contaminações que se perpetuavam na
maior parte das edições anteriores, em detrimento do seu conteúdo, tinham sido eliminadas, tendo
como referência os manuscritos, as cópias revistas e as edições originais, pelo que, pela primeira,
se apresentava uma reprodução fiel aos originais de uma das maiores criações musicais”. Schenker
aboliu, das edições anteriores, as indicações de fraseado, dinâmica, pedal, etc., argumentando que

23
Beethoven teria assinalado essas indicações se tivesse achado necessário. No entanto, introduziu
dedilhações e, também, comentários elucidativos.

A edição de Schnabel foi publicada pela Ullstein em Berlim entre 1924 e 1927 tendo sido
reeditada em Nova York pela Simon & Schuster em 1935 e, posteriormente, na Rússia.
Considerada por muitos como uma preciosidade, esta edição integra notas do autor relativamente à
interpretação, tais como, indicações metronómicas, de dinâmica, uso curioso de numerais romanos
para indicar a extensão do número de compassos de determinadas frases, indicações de execução
em italiano e indicações para a utilização de pedal. Dá uma especial importância ao tempo a
atribuir à fermata, indicando valores temporais concretos. Também emprega dedilhações suas,
embora de forma esparsa, com o objetivo de uma melhor execução no que diz respeito ao legato,
tendo sempre em mente o uso do pedal para esse fim.

A edição Urtext da Henle Verlag de 1976 é, praticamente, a cópia da edição de 1797.


Acrescenta digitações e ligaduras que não aparecem na edição de Viena. Pelo que expus,
anteriormente, em relação à problemática ligada às edições, será esta a minha opção para o estudo
da sonata.

O ensino do piano: psicopedagogia, metodologias e estratégias

Um artigo de Daniel Lemos Cerqueira- Proposta para um modelo de ensino e aprendizagem da


performance musical- forneceu-me, de um modo claro e sistemático, as bases para uma reflexão

24
fundamentada e consciente na abordagem ao ensino do piano. Cerqueira toma como referência a
“Teoria da Aprendizagem Pianística”, de José Alberto Kaplan (1935-2009).
O Ex. 1 fornece o diagrama dos conceitos e processos que, a seguir, irei desenvolver.

Tendo por finalidade a Performance, no centro do esquema, observa-se que os conceitos-base


(Movimento, Memória e Consciência) são os elementos de atividade principais, correspondentes
aos tipos de informação processados pelos mecanismos de assimilação (sistema de entrada ou
input) e evocação (sistema de saída ou output) necessários à prática instrumental.
Movimento:deslocamento do corpo ou alguns de seus segmentos no espaço, tais como a
postura, a tensão muscular, a dissociação, a automatização, o desenvolvimento de habilidades
motoras, a digitação e as particularidades fisiológicas do executante.
Memória: armazenamento das informações adquiridas através de estímulos internos e
externos, podendo ser ordens de movimento automatizadas ou saberes racionais e intuitivos.
Consciência: intervenção voluntária do indivíduo no processo através do cérebro,
referindo-se a ações internalizadas ou atividades mentais.
Cerqueira descreve, então, o que apelida “elementos de retenção”, os quais “dizem respeito
ao armazenamento das informações e às habilidades armazenadas na memória através do estudo.

25
A divisão dos tipos da memória em cinestésica, visual, auditiva e lógica na performance musical
foram feitas pela primeira vez por Matthay (1926), sendo utilizadas por Kaplan”.
1. Memória Cinestésica: armazenamento de informações relativas ao movimento.
2. Memória Visual: retenção de informações provindas da visão. Na prática instrumental,
trabalha ao serviço da memória cinestésica, contribuindo para a automatização dos
movimentos.
3. Memória Lógica: entendimento das relações formais e estruturantes da obra, do estilo
e da linguagem musical, sendo fixados e reconhecidos, estando associada ao
conhecimento racional. Chaffin et al reforçam a importância da análise na
identificação de padrões, visando a retenção do conteúdo musical.
Psicomotricidade: utilização e aquisição das informações de movimento, obtidas através da
consciência. Através de uma educação motora consciente, habilidades motoras são aprimoradas e
evocadas a cada vez que o executante trabalhar um novo repertório. Sendo assim, trata-se da
capacidade de aprimorar e coordenar movimentos. Porém, é necessário observar que podem ser
adquiridos vícios motores através de um estudo desatento e mal direcionado.
Dissociação: desenvolvimento da coordenação motora através de ações musculares
conscientes, buscando maior eficácia e menor utilização muscular (economia de movimento).
Assim, o corpo passa a ser controlado pelo cérebro mais eficientemente – do movimento à
consciência. Este processo é fundamental para a assimilação de habilidades motoras.
Automatização: incorporação de movimentos adquiridos através da dissociação. Distingue-se
do ato reflexo por ser produto de atitudes conscientes, pois é obtida através do estudo. Portanto,
trata-se do armazenamento de um movimento na memória – do movimento à memória.
Compreensão: entendimento das estruturas musicais e da forma (razão), além da consolidação
de uma visão interpretativa sobre a obra em questão (intuição), ou seja, da consciência à memória.
Evocação: utilização de conhecimentos exteriores à obra que influenciam a compreensão
musical, como o estilo musical, a identidade histórico-cultural da obra e conhecimentos de prática
instrumental adquiridos ao longo do tempo, entre outros. Logo, parte da memória à consciência.

Metodologias e estratégias de estudo:


- Recursos fisiológicos:
● Definição de digitações, tendo como objetivo a aquisição de movimentos mais adequados,
facilitando o controle motor e a expressividade.
● Estudo lento tendo como finalidade o aperfeiçoamento das habilidades motoras e uma
melhor assimilação dos trechos musicais.

26
● Utilização do metrónomo para compreensão da estrutura rítmica e auxílio na automatização
de movimentos, não devendo ser utilizado aquando do estudo da execução da peça, pois
limita a interpretação, nomeadamente no que diz respeito a questões agógicas.
● Repetição de determinados trechos da obra, com significado musical, o que permite
trabalhar a memória, o movimento e a consciência.
● Repetição da peça por diversas vezes, trabalhando a memória e a segurança.
● Estudo por pontos de referência, permitindo auxiliar a memória e reconhecer secções da
obra.

Técnicas de estudo:
● Estudo de mãos separadas, principalmente em passagens complexas, permitindo uma
melhor compreensão e memorização das mesmas.
● Estudo sem pedal em trechos assinalados com o mesmo. Esta estratégia permite, ao aluno,
reagir, apenas, à sonoridade com o controle digital, não dependendo da sonoridade final
quando utiliza o pedal. É muito importante, principalmente, porque prepara o executante
para os diversos tipos de ambiente acústico e diferentes pianos.
Todas estas estratégias e metodologias de trabalho deverão ser implementadas tendo em
vista, sempre, o aluno como indivíduo com as suas idiossincrasias, colocando, em primeiro
lugar, a motivação e o empenho do mesmo. Isto é, devemos saber adaptar e modificar
certas metodologias e estratégias quando estiver em risco a perda da motivação e do
empenho do aluno, contornando, habilmente, algumas resistências que possamos notar por
parte do aluno. Devemos, no entanto, incutir-lhe, sempre, a importância da persistência e
do trabalho necessários para se poder atingir o nível indispensável à realização de uma
performance compensadora e frutuosa, dignificando e valorizando, desta forma, as
extraordinárias criações artísticas que grandes compositores nos legaram.

fotos partituras e estudos exemplos

Conclusão

Bibliografia

27
Badura-Skoda, Paul. In Scherzo Revista de Música Año V n.° 48 – Octubre.
Scherzo Editorial, S.A.: Madrid, 1990

Brisson, Élisabeth. Guide de La Musique de Beethoven. Librairie Arthème Fayard:


Paris, 2005.

Brown, Clive. Classic & Romantic Performing Practice 1750-1900. Oxford University
Press: New York 1999.

Cerqueira, Daniel Lemos. Proposta para um modelo de ensino e aprendizagem da


performance musical. in Opus, Goiânia, v. 15, n. 2: Goiás, 2009.

Gordon, Stewart. Beethoven´s 32 Piano Sonatas. Oxford University Press: New York, 2017.

Grier, James. The Critical Editing of Music. Cambridge University Press: Cambridge, 1996.

Hatten, Robert S.. Musical Meaning in Beethoven: Markedness, Correlation and


Interpretation. Indiana University Press: Bloomington & Indianapolis, 1994.

Henriques, Miguel Gonçalves. The well Informed Piano: Artistry and Knowledge.
University Press of America: USA, 2014.

Huizing, Jan Marisse. Ludwig Van Beethoven Piano Sonatas. Yale University Press:
London, 2021.

Kaplan, José Alberto. Teoria da aprendizagem pianística. 2a ed. Porto Alegre:


Movimento, 1987.

Lawson, Collin. “Performing thorough history”. In Musical Performance ed.


por John Rink. University Press: Cambridge, 2002.

28
Lawson, Collin and Stowell, Robin ed. The Cambridge History of Musical Performance.
Cambridge University Press: New York, 2012.

Lawson, Collin and Stowell, Robin. The Historical Performance of Music. Cambridge
University Press: Cambridge, 2006.

Meyer, Leonard B. Emotion and Meaning in Music. The University of Chicago Press:
Chicago, 1956.

Monelle, Raymond. The Musical topic. Indiana University Press: Bloomington, 2006.

Monteiro, Francisco e Martingo, Ângelo coord. Interpretação Musical Teoria e Prática.


Edições Colibri: Lisboa, 2007.

Newman, William S.. Beethoven on Beethoven: Playing His Piano Music His Way. W.W.
Norton & Company: New York, 1995.

Rosen, Charles. Beethoven´s Piano Sonatas- A Short Companion. Yale University Press:
USA, 2002.

Rowland, David ed. The Cambridge Companion to the Piano. Cambridge University Press:
Cambridge, 1998.

Taruskin, Richard. Text & Act - Essays on Music and Performance. Oxford University
Press: New York, 1995.

Walls, Peter. “Historical performance and the modern performer”. Musical Performance

ed. por John Rink. University Press: Cambridge, 2002

29

Você também pode gostar