Você está na página 1de 9

Renascimento

Renascimento é o nome que se dá a um grande movimento de mudanças culturais, que atingiu as camadas
urbanas da Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI, caracterizado pela retomada dos valores da cultura
greco-romana, ou seja, da cultura clássica. Esse momento é considerado como um importante período de
transição envolvendo as estruturas feudo capitalistas.

As bases desse movimento eram proporcionadas por uma corrente filosófica reinante, o humanismo, que
descartava a escolástica medieval, até então predominante, e propunha o retorno às virtudes da antiguidade.
Platão, Aristóteles, Virgílio, Sêneca e outros autores greco-romanos começam a ser traduzidos e rapidamente
difundidos.

O movimento renascentista envolveu uma nova sociedade e, portanto novas relações sociais em seu cotidiano.
A vida urbana passou a implicar um novo comportamento, pois o trabalho, a diversão, o tipo de moradia, os
encontros nas ruas, implicavam por si só um novo comportamento dos homens. Isso significa que o
Renascimento não foi um movimento de alguns artistas, mas uma nova concepção de vida adotada por uma
parcela da sociedade, e que será exaltada e difundida nas obras de arte.

Apesar de recuperar os valores da cultura clássica, o Renascimento não foi uma cópia, pois utilizava-se dos
mesmos conceitos, porém aplicados de uma nova maneira à uma nova realidade. Assim como os gregos, os
homens “modernos” valorizaram o antropocentrismo: “O homem é a medida de todas as coisas”; o
entendimento do mundo passava a ser feito a partir da importância do ser humano, o trabalho, as guerras, as
transformações, os amores, as contradições humanas tornaram-se objetos de preocupação, compreendidos como
produto da ação do homem.

Uma outra característica marcante foi o racionalismo, isto é, a convicção de que tudo pode ser explicado pela
razão do homem e pela ciência, a recusa em acreditar em qualquer coisa que não tenha sido provada; dessa
maneira o experimentalismo, a ciência, conheceram grande desenvolvimento. O individualismo também foi um
dos valores renascentistas e refletiu a emergência da burguesia e de novas relações de trabalho. A idéia de que
cada um é responsável pela condução de sua vida, a possibilidade de fazer opções e de manifestar-se sobre
diversos assuntos acentuaram gradualmente o individualismo. É importante percebermos que essa característica
não implica o isolamento do homem, que continua a viver em sociedade, em relação direta com outros homens,
mas na possibilidade que cada um tem de tomar decisões.

Foi acentuada a importância do estudo da natureza; o naturalismo aguçou o espírito de observação do homem.
O hedonismo representou o “culto ao prazer”, ou seja, a idéia de que o homem pode produzir o belo, pode gerar
uma obra apenas pelo prazer que isso possa lhe proporcionar, rompendo com o pragmatismo.

O Universalismo foi uma das principais características do Renascimento e considera que o homem deve
desenvolver todas as áreas do saber; podemos dizer que Leonardo da Vinci é o principal modelo de “homem
universal”, matemático, físico, pintor e escultor, estudou inclusive aspectos da biologia humana.

Itália: O Berço do Renascimento

Esse é uma expressão muito utilizada, apesar de a Itália ainda não existir como nação. A região italiana estava
dividida e as cidades possuíam soberania. Na verdade o Renascimento desenvolveu-se em algumas cidades
italianas, principalmente aquelas ligadas ao comércio.

Desde o século XIII, com a reabertura do Mediterrâneo, o comércio de várias cidades italianas com o oriente
intensificou-se, possibilitando importantes transformações, como a formação de uma camada burguesa
enriquecida e que necessitava de reconhecimento social. O comércio comandado pela burguesia foi responsável
pelo desenvolvimento urbano, e nesse sentido, responsável por um novo modelo de vida, com novas relações
sociais onde os homens encontram-se mais próximos uns dos outros. Dessa forma podemos dizer que a nova
mentalidade da população urbana representa a essência dessas mudanças e possibilitará a Produção
Renascentista.
Podemos considerar ainda como fatores que promoveram o renascimento italiano, a existência de diversas
obras clássicas na região, assim como a influência dos “sábios bizantinos”, homens oriundos principalmente de
Constantinopla, conhecedores da língua grega e muitas vezes de obras clássicas.

A Produção Renascentista

É necessário fazer uma diferenciação entre a cultura renascentista; aquela caracterizada por um novo
comportamento do homem da cidade, a partir de novas concepções de vida e de mundo, da Produção
Renascentista, que representa as obras de artistas e intelectuais, que retrataram essa nova visão de mundo e são
fundamentais para sua difusão e desenvolvimento. Essa diferenciação é importante para que não julguemos o
Renascimento como um movimento de “alguns grandes homens”, mas como um movimento que representa
uma nova sociedade, urbana caracterizada pelos novos valores burguesas e ainda associada à valores cristãos.

O mecenato, prática comum na Roma antiga, foi fundamental para o desenvolvimento da produção intelectual e
artística do renascimento. O Mecenas era considerado como “protetor”, homem rico, era na prática quem dava
as condições materiais para a produção das novas obras e nesse sentido pode ser considerado como o
patrocinador, o financiador. O investimento do mecenas era recuperado com o prestígio social obtido, fato que
contribuía com a divulgação das atividades de sua empresa ou instituição que representava. A maioria dos
mecenas italianos eram elementos da burguesia, homens enriquecidos com o comércio e toda a produção
vinculada à esse patrocínio foi considerada como Renascimento Civil.

Encontramos também o Papa e elementos da nobreza praticando o mecenato, sendo que o Papa Júlio II foi o
principal exemplo do que denominou-se Renascimento Cortesão.

A Expansão do Renascimento

No decorrer do século XVI a cultura renascentista expandiu-se para outros países da Europa Ocidental e para
que isso ocorresse contribuíram as guerras e invasões vividas pela Itália. As ocupações francesa e espanhola
determinaram um conhecimento melhor sobre as obras renascentistas e a expansão em direção a outros países,
cada um adaptando-o segundo suas peculiaridades, numa época de formação do absolutismo e de início do
movimento de Reforma Religiosa.

O século XVI foi marcado pelas grandes navegações, num primeiro momento vinculadas ao comércio oriental e
posteriormente à exploração da América. A navegação pelo Atlântico reforçaram o capitalismo de Portugal,
Espanha e Holanda e em segundo plano da Inglaterra e França. Nesses “países atlânticos” desenvolveu-se então
a burguesia e a mentalidade renascentista.

Esse movimento de difusão do Renascimento coincidiu com a decadência do Renascimento Italiano, motivado
pela crise econômica das cidades, provocada pela perda do monopólio sobre o comércio de especiarias.

A mudança do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico determinou a decadência italiana e ao mesmo
tempo impulsionou o desenvolvimento dos demais países, promovendo reflexos na produção cultural.

Outro fator fundamental para a crise do Renascimento italiano foi a Reforma Religiosa e principalmente a
Contra Reforma. Toda a polêmica que desenvolveu-se pelo embate religioso fez com que a religião voltasse a
ocupar o principal espaço da vida humana; além disso, a Igreja Católica desenvolveu um grande movimento de
repressão, apoiado na publicação do INDEX e na retomada da Inquisição que atingiu todo indivíduo que de
alguma forma de opusesse a Igreja. Como o movimento protestante não existiu na Itália, a repressão recaiu
sobre os intelectuais e artistas do renascimento.

Contexto Histórico

As conquistas marítimas e o contato mercantil com a Ásia ampliaram o comércio e a diversificação dos
produtos de consumo na Europa a partir do século XV. Com o aumento do comércio, principalmente com o
Oriente, muitos comerciantes europeus fizeram riquezas e acumularam fortunas. Com isso, eles dispunham de
condições financeiras para investir na produção artística de escultores, pintores, músicos, arquitetos, escritores,
etc.

Os governantes europeus e o clero passaram a dar proteção e ajuda financeira aos artistas e intelectuais da
época. Essa ajuda, conhecida como mecenato, tinha por objetivo fazer com que esses mecenas (governantes e
burgueses) se tornassem mais populares entre as populações das regiões onde atuavam. Neste período, era
muito comum as famílias nobres encomendarem pinturas (retratos) e esculturas junto aos artistas.

Foi na Península Itálica que o comércio mais se desenvolveu neste período, dando origem a uma grande
quantidade de locais de produção artística. Cidades como, por exemplo, Veneza, Florença e Gênova tiveram um
expressivo movimento artístico e intelectual. Por este motivo, a Itália passou a ser conhecida como o berço do
Renascimento.

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Leonardo da Vinci nasceu em Vinci, próximo a Florença, na Itália, em 15 de abril de 1452. Filho ilegítimo do
notário florentino Ser Piero e de uma camponesa, foi criado pelo pai. Ao revelar vocação para a pintura e o
desenho, empregou-se como aprendiz do escultor e pintor Andrea del Verrocchio, por volta de 1467. Trabalhou
com Verrocchio até 1477 e, nos quatro anos seguintes, sozinho.

Por volta de 1480 começou a pintar "São Jerônimo", que deixou inacabado. No ano seguinte mudou-se para
Milão e trabalhou na "Adoração dos magos", encomenda dos monges de San Donato, em Scopeto.

Também inacabada, essa é a primeira tela que pode ser atribuída com segurança a Leonardo. Nela se percebe o
gênio do artista que, embora se considerasse continuador direto de Giotto e de Masaccio, já não apresentava em
sua pintura semelhança alguma com a tendência plástico-formal própria da escola florentina do Renascimento.

A serviço de Ludovico Sforza, desenvolveu vários projetos de engenharia militar, realizou estudos hidráulicos
sobre os canais da cidade e, como diretor das festas promovidas pela corte, organizou competições,
representações e torneios, para muitos dos quais desenhou cenários e figurinos.

Dedicou-se também ao estudo da anatomia, física, botânica, geologia e matemática. Nesse período, pintou
algumas de suas obras-primas -- a primeira versão da "Virgem dos rochedos" (c. 1483) e a "Última ceia" (1495-
1497) --, decorou a Sala delle Asse (c. 1498) e trabalhou numa estátua eqüestre de Francesco Sforza, jamais
fundida em bronze.

Iniciou nessa fase a redação dos manuscritos do Trattato della pittura, cuja primeira edição impressa data de
1651.

Quando, em 1499, tropas francesas invadiram Milão, Leonardo voltou para Florença, já como artista
consagrado. Em 1502 decidiu acompanhar Cesare Borgia na campanha de Romagna, como arquiteto e
engenheiro militar.

No ano seguinte estava de volta a Florença, onde, durante o cerco de Pisa, desenvolveu um projeto para desviar
o curso do rio Arno, de forma a cortar o acesso da cidade ao mar. No mesmo ano, começou a pintar "Mona
Lisa", uma de suas obras mais conhecidas e na qual a arte da pintura atinge um de seus grandes momentos.

Iniciou também o quadro "Leda", conhecido apenas por intermédio de cópias, que parece ter sido o único nu de
toda a sua obra, e, com Michelangelo, cujo prestígio já começava a superar o seu, decorou a sala do conselho do
Palazzo Vecchio. Michelangelo pintou uma cena da batalha de Cascina, enquanto Leonardo pintava a "Batalha
de Anghiari". Nenhum dos dois trabalhos foi concluído.

Entre 1506 e 1513 Leonardo novamente residiu em Milão, onde tornou-se conselheiro artístico do governador
francês, Charles d'Amboise, e projetou para ele um novo palácio. Com o restabelecimento da dinastia Sforza,
Leonardo foi para Roma, em 1513, onde permaneceu sob a proteção de Giuliano de Medici, irmão do papa
Leão X.
Nessa época, aprofundou suas pesquisas ópticas e matemáticas. Depois da morte de Giuliano, em 1516,
Leonardo foi para Amboise, a convite de Francisco I, que o nomeou primeiro-pintor, engenheiro e arquiteto do
rei. Continuou então os estudos de hidráulica, ao mesmo tempo em que organizou cadernos de apontamentos e
preparou festas para a corte.

Leonardo voltou sua curiosidade para todos os campos do saber e da arte, e em cada um deles afirmou seu
gênio. Apesar de não ter realizado as grandes obras com que sonhava na pesquisa científica, a vasta informação
contida em seus apontamentos e desenhos é suficiente para demonstrar a universalidade de seu saber. Ao estudo
da estática e da dinâmica dedicou algumas de suas pesquisas mais valiosas. Baseou-se na leitura da obra de
Aristóteles e de Arquimedes, às quais foi um dos primeiros a acrescentar contribuição original.

Da Vinci estudou ainda as condições de equilíbrio sobre um plano inclinado e enunciou o teorema do polígono
de sustentação da balança. Realizou pesquisas originais sobre os centros de gravidade -- no que antecipou-se a
Galileu -- e idealizou uma máquina destinada a testar a resistência dos fios metálicos à tração. Ainda no
domínio da física, estudou os efeitos do atrito e enunciou definições para força, percussão e impulso.

A partir do vôo dos pássaros, Leonardo determinou os princípios da construção de um aparelho mais pesado do
que o ar, capaz de voar com a ajuda da força do vento. Entre seus desenhos incluem-se esboços de um aparelho
bastante parecido com o helicóptero moderno e o esquema de um pára-quedas.

De sua atividade como projetista militar destacam-se os vários desenhos de canhões, metralhadoras, carros de
combate, pontes móveis e barcos, bem como estudos sobre a melhor maneira de abordagem de um barco grande
por um pequeno, o esquema de um submarino e bombardas. Leonardo inventou também máquinas hidráulicas
destinadas à limpeza e dragagem de canais, máquinas de fiar, trivelas, tornos e perfuratrizes. Também
antecipou-se aos urbanistas com seus projetos de cidades.

Características

No Trattato della pittura, Leonardo da Vinci defendeu essa forma de arte como indispensável à realização da
exploração científica da natureza e aconselhou os pintores a não se limitarem à expressão estática do ser
humano. Utilizava ao pintar todos os seus conhecimentos científicos: suas figuras humanas derivavam
diretamente dos estudos de anatomia, enquanto as paisagens revelavam o conhecimento de botânica e geologia.

Muitas de suas obras se perderam, foram destruídas ou ficaram inacabadas. Conhecem-se apenas cerca de 12
telas de Leonardo de autenticidade indiscutível. Ao longo de sua obra, é visível a importância cada vez maior
que o artista concede aos contrastes entre luz e sombra, e, principalmente, ao movimento. Com o sfumato, que
dilui as figuras humanas na atmosfera, Leonardo realizou síntese admirável entre modelo e paisagem.

A "Última ceia", um dos quadros mais famosos do mundo, foi muito danificada e sofreu diversas restaurações,
motivo pelo qual pouco resta do original. É inigualável, no entanto, a solidão de Cristo, em contraste com a
agitação dos apóstolos, dividos em grupos de três. Judas, o traidor, é a única figura em isolamento entre eles. Os
vários estudos e desenhos de Leonardo revelam a preocupação do autor com os menores detalhes da cena.

Pouco antes de morrer, no castelo de Cloux, perto de Amboise, na França, em 2 de maio de 1519, nomeou seu
discípulo predileto, Francisco Melzi, herdeiro de todos os valiosos estudos, desenhos e anotações que deixava.
Melzi preservou cuidadosamente a herança, mas com sua morte, cerca de cinqüenta anos após a morte do
mestre, os manuscritos se dispersaram. Conservaram-se cerca de 600 desenhos, que representam talvez a terça
parte da vasta produção de Leonardo da Vinci.

Michelangelo Buonarroti (1475-1564)

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni nasceu em 6 de março de 1475 em Caprese, localidade próxima à
cidade toscana de Arezzo, Itália.

Quando ainda era criança, sua família mudou-se para Florença, onde, em 1488, entrou como aluno para o ateliê
do pintor Domenico Ghirlandaio, com quem aprendeu as técnicas de afresco e painel. No ano seguinte, graças
ao mecenato de Lourenço o Magnífico, passou a estudar escultura com Bertoldo di Giovanni no jardim onde a
família senhorial de Florença conservava uma valiosa coleção de esculturas antigas.

Após a morte de Lourenço, em 1492, e pouco antes da expulsão da família Medici pelo pregador e reformador
religioso Girolamo Savonarola, Michelangelo fugiu para Bolonha, onde, sob a influência de Jacopo della
Quercia, esculpiu três estátuas para o túmulo de são Domingos.

De volta a Florença, esculpiu em madeira a "Crucificação" (autenticada somente em 1965), que doou a uma
igreja em agradecimento por lhe terem permitido estudar os cadáveres ali conservados.

Em 1496 mudou-se para Roma, onde esculpiu "Baco", antes de voltar-se para a temática de inspiração religiosa
que dominaria sua arte a partir de 1498. Sua grande obra do período é a "Pietà" de mármore que se encontra na
basílica de São Pedro, em Roma, na qual a cena trágica contrasta com a serenidade do juveníssimo rosto da
Virgem.

Retornou a Florença e, em 1501, recebeu o encargo de realizar as 15 figuras da capela Piccolomini da catedral
de Siena e o colossal "Davi" de mármore, concluído em 1504. Essa estátua, hoje na Academia de Belas-Artes
de Florença, veio a converter-se na encarnação do espírito e da força da cidade.

No mesmo ano, o artista começou a pintar o afresco "Batalha de Cascina" para a sala do conselho do Palazzo
Vecchio florentino. Essa grande pintura, posteriormente destruída, suscitou certa rivalidade entre Michelangelo
e Leonardo da Vinci, que estava pintando "A batalha de Anghiari" na parede oposta.

O papa Júlio II chamou o já célebre gênio toscano a Roma, em 1505, para encarregá-lo de um grande mausoléu
com mais de quarenta figuras em tamanho natural. O projeto, que não chegou a ser concluído, acarretou muitos
problemas para Michelangelo, desde assistência inadequada na execução do projeto a falta de pagamento. O
escultor desentendeu-se então com o papa e fugiu de Roma.

Em Florença, Piero Solderini convenceu-o a desculpar-se. Júlio II lhe encomendou então uma estátua em
bronze para a igreja de São Petrônio, concluída em 1508. Nesse mesmo ano, Michelangelo recebeu o primeiro
pagamento do papa para iniciar a ampliação da capela Sistina, cujos afrescos pintou até 1512. Embora tenha
trabalhado como pintor a contragosto, pois preferia a escultura, realizou na capela Sistina afrescos tidos como a
expressão máxima da arte pictórica do Renascimento.

Em 1513 o artista finalmente conseguiu renegociar o contrato do mausoléu com os herdeiros de Júlio II. O
projeto foi reduzido e Michelangelo idealizou para o sepulcro sua célebre estátua "Moisés", de mármore, e duas
figuras torturadas de escravos.

Os Medici haviam retomado o poder em Florença em 1512, e os papas Leão X e Clemente VII, membros dessa
família, encarregaram Michelangelo de vários projetos a serem realizados em Florença, onde o artista residiu
ocasionalmente entre 1514 e 1534.

Em 1520, Michelangelo comprometeu-se a projetar uma capela mortuária na igreja de São Lourenço, que
deveria abrigar os sepulcros da família Medici e, em 1524, Clemente VII encarregou-o do projeto da Biblioteca
Laurenziana.

No mausoléu dos Medici, as estátuas de Juliano e Lourenço o Magnífico, dispostas em nichos sobre as tumbas,
representaram um novo ponto de partida no campo da escultura funerária. Sob elas, Michelangelo acrescentou
quatro figuras em mármore que representam o mundo terreno em gradações do dia: "Aurora", "Dia",
"Crepúsculo" e "Noite". Também construiu o recinto solene da capela que, apesar da extrema simplicidade das
linhas arquitetônicas, é para muitos a maior obra do artista.

No período republicano que se seguiu à queda dos Medici, Michelangelo colaborou ativamente na vida pública
florentina e projetou a fortificação da cidade contra os ataques dos exércitos papal e imperial.
Derrotada Florença, e com os Medici de novo no poder, o artista concluiu a obra do sepulcro. Em 1534,
nomeado pelo papa Paulo III escultor, pintor e arquiteto oficial do Vaticano, fixou residência definitiva em
Roma.

Entre 1536 e 1541, realizou no altar da capela Sistina o grande afresco "Juízo final". A gigantesca composição
aparece dominada pela vigorosa figura de Cristo que, como juiz universal, ordena a salvação dos bem-
aventurados e o castigo dos pecadores. A obra reflete de forma dramática as inquietudes espirituais do já idoso
Michelangelo.

Em seus últimos anos de vida, os encargos e projetos do artista foram principalmente obras de arquitetura. A
partir de 1546, criou as janelas do segundo andar e a grande ante-sala do Palazzo Farnese, em Roma.

Em 1538, já tinha transferido a estátua antiga do imperador Marco Aurélio para o centro da praça do Capitólio,
que ele reurbanizou. Entre 1561 e 1564 construiu, dentro das ruínas das termas de Diocleciano, a grande igreja
Santa Maria degli Angeli.

A partir de 1547, dirigiu os trabalhos da basílica de São Pedro; a grande cúpula da basílica é de sua autoria.
Entre as esculturas de seus últimos anos, destaca-se a "Pietà Rondanini".

Alternou o trabalho em outras áreas com a criação de uma obra poética de grande sensibilidade, escrita a partir
de 1530. O conjunto de seus textos, com justiça caracterizados como uma "biografia espiritual", reúne mais de
300 sonetos, madrigais e outros tipos de poemas, inclusive fragmentos inacabados.

Celebrado como grande personalidade artística de seu tempo, Michelangelo morreu em Roma, em 18 de
fevereiro de 1564, aos 88 anos de idade.

Rafael (Rafaello Sanzio) - 1483-1520

Raffaello Sanzio, conhecido em português como Rafael, nasceu em Urbino, então capital do ducado do mesmo
nome, na Itália, em 6 de abril de 1483. Seu pai, Giovanni Santi, era pintor de poucos méritos mas homem culto
e bem relacionado na corte do duque Federico de Montefeltro. Transmitiu ao filho, de precoce talento, o amor
pela pintura e as primeiras lições do ofício. O duque, personificação do ideal renascentista do príncipe culto,
encorajara todas as formas artísticas e transformara Urbino em centro cultural, a que foram atraídos homens
como Donato Bramante, Piero della Francesca e Leone Battista Alberti.

Após a morte do pai, em 1494, Rafael foi para Perugia, onde aprendeu com Pietro Perugino a técnica do afresco
ou pintura mural. Em sua primeira obra de realce, "O casamento da Virgem" (1504), a influência de Perugino
evidencia-se na perspectiva e na relação proporcional entre as figuras, de um doce lirismo, e a arquitetura. A
disposição das figuras é, no entanto, mais informal e animada que a do mestre.

Florença. No outono de 1504, Rafael foi a Florença, atraído pelos trabalhos que estavam sendo realizados, no
Palazzo della Signoria, por Leonardo da Vinci e Michelangelo. Sob a influência sobretudo da obra de Da Vinci,
absorveu a estética renascentista e executou diversas madonas, entre as quais a "Madona Esterházy" e "A bela
jardineira". Fez uso das grandes inovações introduzidas na pintura por Da Vinci a partir de 1480: o claro-
escuro, contraste de luz e sombra que empregou com moderação, e o esfumado, sombreado levemente esbatido,
ao invés de traços, para delinear as formas. A influência de Michelangelo, patente na "Pietà" e na "Madona do
baldaquino", consistiu sobretudo na exploração das possibilidades expressivas da anatomia humana.

Roma. Por sugestão de Bramante, seu amigo e arquiteto do Vaticano, Rafael foi chamado a Roma pelo papa
Júlio II em 1508. Nos 12 anos em que permaneceu nessa cidade incumbiu-se de numerosos projetos de
envergadura, nos quais deu mostras de uma imaginação variada e fértil. Dos afrescos do Vaticano, os mais
importantes são a "Disputa" (ou "Discussão do Santíssimo Sacramento") e a "Escola de Atenas", ambos
pintados na Stanza della Segnatura. O primeiro, que mostra uma visão celestial de Deus, seus profetas e
apóstolos a encimar um conjunto de representantes da igreja, equipara a vitória do catolicismo à afirmação da
verdade. Já a "Escola de Atenas" é uma alegoria complexa do conhecimento filosófico profano. Mostra um
grupo de filósofos de várias épocas históricas ao redor de Aristóteles e Platão, ilustrando a continuidade
histórica do pensamento platônico.

Após a morte de Júlio II, em 1513, a decoração dos aposentos pontifícios prosseguiu sob o novo papa, Leão X,
até 1517. Apesar da grandiosidade do empreendimento, cujas últimas partes foram deixadas principalmente por
conta de seus discípulos, Rafael, que então se tornara o pintor da moda, assumiu ao mesmo tempo numerosas
outras tarefas: criou retratos, altares, cartões para tapeçarias, cenários teatrais e projetos arquitetônicos de
construções profanas e igrejas como a de Sant'Eligio degli Orefici. Tamanho era seu prestígio que, segundo o
biógrafo Giorgio Vasari, Leão X chegou a pensar em fazê-lo cardeal.

Em 1514, com a morte de Bramante, Rafael foi nomeado para suceder-lhe como arquiteto do Vaticano e
assumiu as obras em curso na basílica de São Pedro, onde substituiu a planta em cruz grega, ou radial, por outra
mais simples, em cruz latina, ou longitudinal. Sucedeu também a Bramante na decoração das loggias (galerias)
do Vaticano, aí realizando composições de lírica simplicidade que pareciam contrabalançar a aterradora
grandeza da capela Sistina pintada por Michelangelo.

Competente pesquisador interessado na antiguidade clássica, Rafael foi designado, em 1515, para supervisionar
a preservação de preciosas inscrições latinas em mármore. Dois anos depois, foi nomeado encarregado geral de
todas as antiguidades romanas, para o que executou um mapa arqueológico da cidade. Sua última obra, a
"Transfiguração", encomendada em 1517, desvia-se da serenidade típica de seu estilo para prefigurar
coordenadas de um novo mundo turbulento -- o da expressão barroca.

Em conseqüência da profundidade filosófica de muitos de seus trabalhos, a reputação de humanista e pensador


neoplatônico de Rafael implantou-se em Roma. Entre seus amigos havia respeitados homens de letras, como
Castiglione e Pietro Aretino, além de muitos artistas. Em 1519 ele projetou os cenários para a comédia I
suppositi, de Ludovico Ariosto. Coberto de honrarias, Rafael morreu em Roma em 6 de abril de 1520.

Características

Leonardo Da Vinci introduziu o conceito do chiaroscuro (o claro-escuro). Michelangelo, por sua vez, recriou a
concepção helênica da luta do homem contra o Universo. Rafael foi além e contrastou com o temperamento
forte e impulsivo de seus contemporâneos. Empreendeu, com doçura, a busca de uma beleza racional e serena.
Sua pintura expressou o belo idealizado, muito mais próxima dos conceitos da Antiguidade Clássica, e as
primeiras obras revelaram a intensa influência que teve com o trabalho de Perugino. Nessas telas, as tonalidades
eram sempre claras – e os exemplos dessa fase são Sonho de Cavaleiro, Madona do Livro e Três Graças.

A influência de Perugino aparece, ainda, na obra Núpcias da Virgem. Atento, ele também assimilou influências
de Leonardo Da Vinci e Michelangelo. Inspirado neste último, e em Frei Bartolomeu, adotou a composição
piramidal em A Bela Jardineira. Em Dama com Unicórnio é sensível a influência da Monalisa, de Da Vinci,
Cuja predileção pelo chiaroscuro animou-o também na produção de São Jorge e o Dragão.

A ideologia renascentista está também nas madonas de Rafael. Uma das mais famosas é a Madona Sistina,
descalça e sem auréola, o que suscitou muita discussão a respeito. A Madona da Poltrona trouxe figuras mais
carnais do que místicas, e a placidez demonstrou uma beatitude sobrenatural. Em sua maioria, os temas
desenvolvidos por ele eram religiosos, como em a Libertação de São Pedro, um dos oito afrescos que decoram a
Stanza di Eliodoro, no Vaticano. Nesse trabalho, a grande protagonista é a luz que emana do anjo e ilumina a
cena. Esse jogo de luzes seria muito usado pelo artista holandês Rembrandt, no século seguinte. Para decorar o
local, Rafael pintou um grande afresco dividido em vários instantes, como a Discussão do Santíssimo
Sacramento, que representa a ciência divina, a Escola de Atenas, simbolizando o conhecimento humano, e o
Parnaso, em que a poesia faz a ponte entre Deus e os homens. Na Escola de Atenas, o artista revelou seu talento
de retratista ao adequar personalidades do seu tempo aos trajes dos antigos filósofos.

Como pintor da moda, ele vivia tão atarefado que muitas telas foram transferidas para os seus assistentes. Foi o
que ocorreu com a maior parte da decoração da Farnesina, residência de verão do poderoso banqueiro Chigi. É
provável que Rafael tenha pintado apenas o afresco Galatea. Uma de suas obras-primas irretocáveis é o Retrato
de Cardeal, na qual, além de ter registrado perfeitamente a figura humana, o mestre renascentista captou as
características emocionais do personagem. Nessa obra, ele conseguiu estabelecer, por meio de contraste
cromético, um jogo de textura como se o espectador pudesse ter a sensação de sentir como se fossem reais as
vestes do religioso.

Oswaldo S. Neto

Fonte: mail.senacsp.edu.br

Renascimento
O termo renascimento, ou renascença, faz referência a um movimento intelectual e artístico surgido na Itália,
entre os séculos XIV e XVI, e daí difundido por toda a Europa. À concepção medieval do mundo se contrapõe
uma nova visão, empírica e científica, do homem e da natureza.

A idéia de um 'renascimento' ocorrido nas artes e na cultura relaciona-se à revalorização do pensamento e da


arte da Antigüidade clássica e à formação de uma cultura humanista. A obra do pintor, arquiteto e teórico
Giorgio Vasari (1511-1574) constitui a principal fonte de informação acerca da arte renascentista italiana. A
renovação das artes ocorrida na Itália, segundo o seu célebre Vida dos mais excelentes pintores, escultores e
arquitetos (1550; 2ª edição 1568), tem como ponto de apoio a recusa do antinaturalismo da tradição bizantina e,
paralelamente, a redescoberta da escultura clássica operada por Nicola Pisano no sarcófago de Pisa. A visão de
Vasari sobre a história da arte italiana como progresso, com seu ápice no século XV, fornece as balizas para os
juízos críticos posteriores.

A noção de renascimento tal como a entendemos hoje, é estabelecida pelo historiador suíço Jacob Burckhardt
(1818-1897) em seu livro A cultura do Renascimento na Itália (1867), que define o período como de grande
florescimento do espírito humano, espécie de "descoberta do mundo e do homem".

É possível afirmar, sem entrar na discussão dos limites cronológicos do renascimento, que os artistas do
período se orientam por ideais de perfeição, harmonia, equilíbrio e graça - representados com o auxílio dos
sentidos de simetria e proporção das figuras - de acordo com os parâmetros ditados pelo belo clássico. Algumas
obras de Michelangelo Buonarroti (1475-1564) exemplificam a realização do modelo clássico, seja nos estudos
de anatomia para composições maiores (Estudo para uma das Sibilas no teto da capela Sistina), seja em
esculturas, como o célebre Davi (1501/1504). As imagens de Rafael (1483-1520), por sua vez, dão plena
expressão aos valores da arte renascentista, destacando-se pela beleza projetada segundo os padrões idealizados
do universo clássico (A Ninfa Galatéia, ca.1514). O desenvolvimento das pesquisas científicas, por sua vez,
fornecem subsídios para a produção de novos métodos e técnicas. A perspectiva, impulsionada por Filippo
Brunelleschi (1377-1446) e descrita por Leon Battista Alberti (1404-1472) no tratado Della Pittura (1435),
altera de modo radical os modos de representação e as concepções de espaço. A nova ciência da perspectiva é
colocada em prática por uma série de artistas. Masaccio (1401-1428) é considerado exímio na aplicação das
conquistas científicas à arte da representação. A primeira obra a ele atribuída, o tríptico de San Giovenale
(Uffizi, Florença, 1422), é exemplar de como conseguir criar um sentido coerente de terceira dimensão sobre a
superfície bidimensional.

A cidade de Florença no século XV é tida como berço do movimento, lugar onde se realizam algumas das obras
mais inovadoras do renascimento.

Os nomes de Donatello (ca.1386-1466), Leonardo da Vinci (1452-1519), além dos já mencionados Rafael,
Masaccio e Brunelleschi figuram entre os maiores representantes da arte renascentista. Donatello é um dos
responsáveis pela criação do estilo renascentista escultórico em Florença. Destaca-se, segundo Vasari, pela
"força emocional" de seus trabalhos, como pode ser observado nas figuras feitas para os nichos do Or San
Michele e para a Catedral de Florença. O bronze Davi (ca.1430), de sua autoria, é considerado a primeira figura
nua em tamanho natural feita desde a Antigüidade clássica. Michelangelo, herdeiro de Donatello, conhece a
fama em função de duas esculturas: Baco (Bargello, Florença, ca.1496/1497) e Pietà (S. Pedro, Roma,
1498/1499). Esta última se notabiliza pela solução bela e harmoniosa que o artista encontra para a imagem
trágica do cristo morto deitado no colo da madona. A maestria técnica de Michelangelo pode ser observada no
afresco feito para o forro da Capela Sistina (1508/1512), considerado uma das obras-primas da arte pictórica.
Leonardo é autor de obra artística e científica, célebre por seus escritos, pelos retratos e pela invenção da
técnica do sfumato, em que se vale da justaposição matizada de tons e cores diferentes, de modo que se
aproximem, "sem limites ou bordas, à maneira da fumaça", nas palavras do próprio artista. Com isso Leonardo
logra suavizar os contornos característicos da pintura do início do século XV, revelando as potencialidades da
tinta a óleo. No período florentino, entre 1500 e 1506, realiza os célebres Mona Lisa, a pintura mural da Batalha
de Anghiari (Pallazio Vecchio, Florença) destruída e preservada em cópias feitas por outros artistas - que
influenciará os pintores de batalhas até o século XIX - e A Virgem e o Menino com Sant'Ana, tratando de tema
que o fascinava na época. O sorriso enigmático, as sombras, o dedo indicador elevado e as fartas cabeleiras são
traços salientes dos retratos de Leonardo, repetidos pelos seguidores. Rafael sofre influências de Leonardo e
Michelangelo. Datam do período florentino, algumas de suas mais célebres representações da Virgem com o
Menino (Madona Sistina, ca.1512-1514). Nestas imagens, assim como em pinturas da Sagrada Família, exercita
sua maestria de composição e expressão, representando as figuras sagradas como seres humanos. Os retratos de
Rafael são comparados aos de Leonardo, pelo estilo sutil das caracterizações e aos de Ticiano (ca.1488-1576),
em função das cores empregadas. Os ideais renascentistas encontram seguidores por toda a Europa: Albrecht
Dürer (1471-1528), Lucas van Leyden (ca.1494-1533), Quinten Metsys (1466-1530), Jan van Scorel (1495-
1562), entre outros. A expressão máxima da crise dos valores e princípios do renascimento, segundo algumas
leituras, pode ser encontrada no maneirismo.

Referências
ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos. Tradução Denise Bottmann, Frederico Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
xxiv, 709 p., il. color.

ARGAN, Giulio Carlo. Clássico anticlássico. O Renascimento de Brunelleschi a Bruegel. Introdução, tradução e notas de Lorenzo Mammì. São Paulo: Cia. das Letras, 1999, 497
p.

CHALVERS, Ian. Dicionário Oxford de Arte. 2.ed. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2001, 584 p.

CHASTEL, André. A arte italiana. Tradução de Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 1991, 738 p., il. p&b.

Fonte: www.itaucultural.org.br

Você também pode gostar